sábado, 22 de diciembre de 2018

El western nunca muere



               
 La Balada de Buster Scruggs

Joel y Ethan Coen, estreno en NETFLIX Noviembre 2018

Introducción
Es un film episódico, se trata de seis relatos western situados en el viejo oeste norteamericano llamados 'La balada de Buster Scruggs', 'Cerca de Algodones', 'El mantenido', 'El cañón de oro', 'La chica que se puso nerviosa' y 'Los restos mortales'. Se presentan como los capítulos de un libro de cuentos de aventuras, con tapa de cuero, ilustraciones acompañadas de una frase que anticipa lo que va a suceder en la historia que se va a contar, un recurso que abre y cierra cada episodio como si de pasar las hojas de un libro se tratara, un elemento narrativo que paradójicamente resulta una novedad en los tiempos que corren. En La balada de Buster Scruggs la intertextualidad con la literatura  popular y el cine western no se trata de una réplica o nostalgia, sino de ofrecer un producto entretenido, pensado para el espectador. Los hermanos Coen recuperan las formas y personajes del género narrativo popular, los paisajes maravillosos, la locura y la violencia arbitraria característica de los spaghetti, sin abandonar lo maniqueo de los clásicos norteamericanos, y narran seis historias sobre la muerte y la condición humana con las que el espectador se identifica pero no vive, la diversión está asegurada. Con una maestría indiscutible, los autores ofrecen a la plataforma de Netflix un producto de calidad, con la altura de los clásicos, y lleno de referencias al cine, no sólo western sino mundial de todos los tiempos, para el deleite de los cinéfilos.


Los efectos especiales están muy bien y funcionan tanto en las escenas fantásticas como en la más realista, destacándose en el logrado tono caricaturesco y surrealista del episodio inicial, en el personaje del poeta amputado y en la escena final, claro homenaje a la obra maestra del cine sueco mudo La carreta fantasma de Víctor Sjostrom 1921.

La fotografía impresionante destaca los interiores del saloon, los duelos al sol, la caravana por el desierto, el teatro móvil, que les valió un premio de la crítica junto al de mejor guión en el Festival de Venecia 2018. Veremos que otros irán llegando de las muchas nominaciones en distintos rubros, sin duda no serán pocas ante semejante producción.


Un gran reparto con actuaciones que están a la altura de las historias que se quiere contar, por un lado aparece lo maniqueísta acompañado de vestuario y maquillaje intencionalmente exagerado en algunos episodios, donde incluso aparece la destreza de la canción o el baile. Tom Waits realiza una interpretación fantástica como el buscador de oro, y la actriz Zoe Kazan se luce en su caracterización de la chica distraída, en uno de los capítulos más interesantes del film que toma una premisa presente en los mejores western: el héroe, en este caso heroína, que se enfrenta a una situación peligrosa causada por ella misma que se queda sentada sin hacer nada y termina sufriendo. Ambos episodios tienen escenas épicas, el desenlace ante lo sorpresivo e inesperado en el primero, en el otro la resistencia ante el ataque de los cherokees por parte del guiador de la caravana que conoce las estrategias y movimientos de los indios, que (esta no es la excepción) siempre son estigmatizados en la ficción y vistos como los otros o los salvajes.

Los personajes están caracterizados como marionetas maquilladas y vestuario de punta en blanco e impecable por un lado, los feos sucios malos o realistas por el otro, la motivación en todos es la búsqueda de dinero mediante el juego, robo, búsqueda de oro, entretenimiento, casamiento o recompensa. Están las figuras crueles y las justas, buitres o inocentes, habilidosos y torpes, hay humor y hay tragedia.

Los escenarios son el desierto y el repentino y feroz ataque de los ‘indios’, las calles del pueblo con las ejecuciones, duelos al sol, espectáculo al aire libre, el prostíbulo, el salon, el banco. El episodio 'El cañón de oro puro' presenta un ambiente opuesto, lejos del polvo y cerca del barro, hay una laguna, mucho verde de pinos y naturaleza viva.

Los planos ofrecen diversos puntos de vista y son variados los recursos narrativos utilizados a lo largo de los cuentos. Un elemento recurrente que anticipa las acciones es el juego de miradas de los personajes, esto es clave en el buscador de oro, que condiciona el robo de unos huevos ante la mirada de una lechuza y anticipa el desenlace. Los duelos al sol están narrados desde la caricatura. Otro episodio recurre a la comedia slapstick, con sartenes y todo, para contar la historia de un ladrón de bancos que termina en la horca. Mientras en el episodio El mantenido no existe el diálogo, en Los restos mortales el plano contraplano se pone a disposición de las discusiones ideológicas de un grupo humano heterogéneo, en claro homenaje y referencia al clásico de John Ford La diligencia (1939) pero desde humor negro.


Finalmente está el recurso de la representación dentro de la representación con el que los Coen van a reflexionar sobre la industria del espectáculo, como en el episodio protagonizado por el gran Liam Neeson donde emerge lo sórdido, o van a hacerse eco de sus voces personajes como los cazarrecompensas, quienes como ellos cobran por entregar un muerto (¿el western?) mediante “distraer personas fácilmente con historias que no se cansan de escucharlas, a lo mejor porque se identifican con ellas”. Pero Buster Scruggs y sus baladas nunca mueren, sube al cielo, como el western.

miércoles, 19 de diciembre de 2018

Al infinito y más allá


FIRST MAN (Damien Chazelle, 2018)


La previa
Los tiempos que corren no son nada alentadores, llega fin de año y en la sala hay solo un espectador más, si bien es un horario temprano la entrada de cine sale $210 pesos y a la hora de gastar se resienten las salidas. Dentro de la sala empieza el bombardeo de propaganda, el espectador debe fumarse la publicidad del Paseo del Bajo que es el colmo del escándalo en cuanto a su licitación, si querés informarte acá tenés los detalles https://www.eldestapeweb.com/paseo-del-bajo-denunciaron-rodriguez-larreta-los-beneficios-mindlin-y-calcaterra-n52016  con una carísima realización tan despampanante que da asco.  A continuación los impresentables de Metrogas, una empresa que todo el mundo conoce por lo que aumentó este servicio y por lo facinerosos que son en la Ciudad de Buenos Aires con los cortes y truncadas rehabilitaciones, se dan el tupé de decir que están en todos lados pensando en vos.
Al fin llegan los trailers,  Rocketman una biopic sobre Elton John muy esperada por el público tras el éxito de Rapsodia Bohemia. Lo que fuimos, una comedia de enredos familiares y para el público infantil, dos producciones de Disney, una secuela de Mary Poppins y una versión de Aladino con actores. En cuanto al cine nacional hacen un especie de trailer que amontona, muestra  imágenes de varios films juntos, cosa que no fomenta para nada la incursión en las propuestas, se logran ver los títulos muy al pasar sin dedicación especial. Esta semana anunciaban La boya de Fernando Spiner, Mochila de plomo, Darío Mascambroni, El jardín de la clase media Ezequiel Inzaghi.

La peli

La propuesta del film está anclada en la relación del hombre con la ciencia y la tecnología a partir del viaje a la luna y sus intentos previos a la llegada realizada por la NASA en Estados Unidos en 1969. Deliberadamente el director deja de lado la decisión política estatal que implica esta gestión y fue criticado por no hacer la escena famosa de la bandera yanqui flameando en la luna. Una segunda línea de la trama busca generar empatía con el sujeto científico mostrándolo desde la visión del estereotipo introvertido y apático, centrado en la figura del astronauta Neil Armstrong.


El protagonista es encarnado por Ryan Gosling un actor ideal para este rol por su particularidad de ofrecer tres caras, parco, enajenado, y semisonriente. Es muy buena la representación que brinda concentrada en su relación con la nave espacial, sus cálculos presentes desde el escritorio al interior de la nave. En la primer escena que orbitan cerca de la luna, ni bien logra estabilizar la gravedad, toma sus apuntes, es gracioso. Su mirada va del termómetro al marcador de velocidad la secuencia va acompañada de los ruidos a lata que involucran la puesta en órbita con la tecnología de los años 60, todo el tiempo el  espectador es parte de la expedición y seguidor de los pasos y hasta mareos de Neil y sus compañeros.
Corey Stoll, actor que se hace muy conocido por su participación en la serie House of cards (Willimon, Dobbs,2013), interpreta a Buzz Aldrin y es el alterego de Neil, simpático, conversador, dice lo piensa sin medir las consecuencias, fanfarronea frente a los medios de comunicación, si bien lo construyen como un personaje odioso, su punto de vista va a aportar algo de sensibilidad mundana a la experiencia lunar.

Finalmente Janet Armstrong es interpretada por Claire Foy haciendo el papel de la primera esposa del astronauta, junto a sus hijos viven las peripecias de la vida del astronauta y la puesta en riesgo de la vida en las misiones espaciales provocan discusiones y momentos de tensión, dados los accidentes y pérdida de la vida de compañeros en las pruebas por lograr la misión lunar.

En los años sesenta era imposible imaginar que la tecnología avanzaría de tal modo que no sería necesario arriesgar la vida para explorar el espacio, al día de hoy con la información satelital o con una misión que puede cumplirse con un robot se puede explorar sin poner en riesgo la vida, no es necesario que el hombre vaya al espacio.

La película logra generar empatía con el espectador en tanto que es una fantasía absolutamente popular ser astronauta y navegar por espacio, ¿Quién no ha soñado con poder hacerlo?, y de ahí establece un juego,  ¿Qué harías al llegar a la luna?  y logra un momento emotivo e íntimo a la vez, un paso para la humanidad toda.

Las referencias obligadas anteriores son Apolo 13 (Ron Howard,1995) que acuñó una de las frases más épicas de la historia del cine “Houston tenemos un problema” y Gravedad (Cuarón, 2013) ganadora del oscar a mejor película. Surge la invitación a reveer estas obras y encontrar las similitudes y diferencias, podemos mencionar que Sandra Bullock la protagonista de Gravedad tiene un estilo parecido en cuanto a escuela de actuación con Ryan Gosling, también dispone de tres caras para expresar los estados del ser y aún así logra entregar un papel a la altura.

La veo o no veo

Si te gustan los films que invitan a la aventura, es una buena ocasión, si buscás más melodrama e introspección, también  tiene algo de eso. El director anteriormente trabajó el género musical y llevó muchas estatuillas Oscar y casi la de mejor película con La la land, tomó a su actor fetiche lo hizo bailar y cantar, y ahora lo lleva a la luna, vos dirás.

viernes, 14 de diciembre de 2018

Metida de pata ñao tem fin


All inclusive (Pablo y Diego Levy, 2018)


En Octubre se estrenaron varias comedias nacionales con figuras estelares, en cartel estaban al mismo tiempo Mi obra maestra (Gastón Duprat) con Guillermo Francella, El amor menos pensado (Juan Vera) con Ricardo Darín y Mercedes Morán. All inclusive en este marco se supo hacer un lugar, pero le fué difícil.

Se trata de un relato sobre la felicidad conyugal y la superación de los obstáculos en el amor. Toma elementos de la comedia de enredos, de la farsa, y la tensión dramática se sostiene principalmente por las situaciones y acciones que se van acumulando durante todo el relato.

Alan Sabbagh es el protagonista, su personaje comete una serie de errores que lo dejan en unas vacaciones en Brasil sin empleo. El personaje se llama Pablo y es patético, un arquitecto que se obstina con la idea de poner un Ginko biloba que recuerda a Hiroshima a los japoneses cada mañana, un tipo que no entiende cómo logró enamorar a una modelo publicitaria y le oculta sus torpezas y errores por miedo a perderla. Lucía, su novia, es ingenua, está enfocada en dar el siguiente paso en la pareja y no percibe la nueva situación laboral de Pablo, creyendo que las vacaciones improvisadas son el primer paso para la maduración de la relación.


Julieta Zylberberg está muy bien en su papel, las escenas en que intenta caretearla cuando toma de más o fuma están geniales, además contrasta perfecto con Alan Sabbagh cuyo personaje es bien cerrado e indescifrable.


En el all inclusive están Marina Bellati y Mariana Chaud la pareja secundaria del film, un matrimonio de lesbianas hippies (Ana María y MariAna) de luna de miel en Brasil con las que los protagonistas van a compartir la estadía, ellas van a funcionar como un contraste y son fundamentales al momento de la resolución del conflicto del film. La mirada inclusiva al principio del relato funciona de maravilla, no así hacia el final donde se tira lo construido por la borda y cae en el cliché de la mujer lesbiana que también es bisexual.

Por último el personaje de Gilberto (Mike Amigorena) el dueño y anfitrión del all inclusive, que recibe a los turistas con todo el confeti y los souvenirs, un argentino que se convirtió en brasileño y hace lo que hace -monta a caballo, toca unas zambas, te cura de una picadura mortal- no sólo por el negocio sino además para levantarse minas. Este es un elemento interesante del film, recurre a la figura de los anfitriones o dueños de estos productos turísticos como bufones pero que esconden malas intenciones, algo cercano a la figura del chanta que funcionará como oponente bufonesco con el que sólo un personaje como el de Pablo puede empezar a competir o a “medírsela”.

El relato tiene momentos reconocibles de la vida conyugal con los que el espectador puede identificarse, como los momentos en la playa donde puede ocurrir una resistencia a meterse al agua por la temperatura, los diálogos en las mesas compartidas y las metidas de pata, o la picadura de un bicho en una caminata por la arena.


La escena en que Pablo y Lucía discuten sobre largar todo e irse a vivir a Trancoso, pero que en seguida descartan porque les parece aburrida e irreal, plantea la habitual idea de lograr la felicidad escapando a la vida cotidiana y el bullicio de la ciudad.


Los hermanos Levy atinan con la propuesta de las vacaciones en Brasil, donde la alegría no tiene fin, con su zamba, playas y clima tropical, un lugar donde se presenta la idea de felicidad como un paraíso donde lo tenés todo. Hacia el final del relato se juega con ese concepto del all inclusive, el tenerlo todo es llevado a la exageración al incluir en los planes más de lo que la pareja había planeado al principio.


Lejos del uso del chiste, el humor de All inclusive va a funcionar sobretodo en los momentos donde se junta lo sorpresivo con lo incómodo, como la escena de Lucía cenando con el productor, el reparto de los tragos en el hotel, la aparición de Pablo en la fiesta de las mallas son los momentos más logrados.


La veo o no la veo
El film tiene momentos de humor logrados y es entretenida para aquellos que disfruten de las comedias románticas.

viernes, 7 de diciembre de 2018

Apta para mayores de 13 años


Rapsodia Bohemia (Bryan Singer, 2018)


En los días cercanos al estreno la emoción llevó a mirar videos de Queen en youtube como para entrar en sintonía, el buscador arrojaba en primer lugar Live at live aid que explotaba de vistas (113 millones la última vez que chequeamos) anticipando el éxito que venía siendo la película en todo el mundo. El estreno en Argentina estuvo cercano a coincidir con  el aniversario de la pronta partida de Freddie Mercury de la que se cumplen ya 27 años, es imposible eludir la idea de que el cóctel no llegó a tiempo por muy poco, maldita sea la suerte.


Es una tarea difícil hacer una biopic sobre Freddie Mercury, una figura muy querida que todos conocemos y hemos visto miles de veces, sin contar su infinito carisma que recreado tenía todas de perder. El síndrome de la banda tributo. Desde el punto de partida tenemos un gran desafío, encarnar a un gran mito del rock que es conocido y querido mundialmente. Podemos decir que la biografía se centra en la historia de la banda Queen y no en la historia de Freddie a modo cabalgata, de hecho Brian May y John Taylor son productores del film haciendo entendible la elección.

Se trata de un grupo de música que dejó estela en su paso, ver el modo en que Axl Rose se movió en el escenario y cómo tomaba el micrófono no hace más que recordar la puesta en escena de Freddie, quien marcó un estilo único en los shows en vivo. La película cuenta que una de las preocupaciones del grupo era buscar empatía con el público mediante ritmos y gestos que el público pudiera copiar o contestar y son los famosos diálogos con el público que seguimos viendo y disfrutando por youtube.

Es una decisión acertada del film no mostrar a un Mercury abatido, enfermo terminal, eso se agradece pero peca tal vez de un maniqueísmo que raya la ingenuidad al poner todo lo negativo de los aspectos del cantante reunidos en Paul, un productor que los acompaña desde el inicio y que tiene una relación con Freddie quien también aparece como el único del grupo que incurre en excesos y pérdida de control. Los otros tres aparecen en las fiestas con sus esposas y se retiran temprano y apenas beben unos sorbitos de champagne. Si bien se comprende que se realizó como apta para mayores de 13 años y que como dijimos más arriba May y Taylor son los productores, las actitudes resultan un poco ridículas.

La composición del personaje protagónico a cargo de Rami Malek está muy bien, es una caracterización muy lograda, tal vez exageraron un poco con la prótesis de los dientes que le hacen tener que cerrar la boca con cierta incomodidad, tal vez al actor le sirvió para entrar en personaje pero no hace falta. Un aplauso especial para Gwlym Lee que interpreta a Brian May y es muy, pero muy parecido en la forma en los gestos y el look, todo muy bien logrado. Ben Hardy como Roger Taylor también está muy bien, encarna el rol con solvencia. Finalmente Joseph Mazzelo, interpreta a John Decon quizá el más tímido y misterioso de la banda, brinda una excelente actuación.


Un punto interesante que la película soslaya es lo que representaban Queen en general y Freddie Mercury en particular para el público. Esta relación se aborda de forma unilateral, en los juegos vocales de la banda con su público durante los shows, pero no desde lo que significaba la estética y la performática de la misma para sus fans. En un tiempo de restauración conservadora, con Thatcher y Reagan reescribiendo el orden mundial y el flower power muerto y enterrado, un gay sensual y estrafalario cautivaba a las masas. Había algo poderoso que sublimaba en Freddie y que era aceptado por públicos dispares, una idea de libertad y desinhibición. Recordemos que en 1981 en la agonía de la dictadura Queen paso por la Argentina y llenó 5 estadios de fútbol en dos semanas.        

En cuanto a lo formal el film abre y termina con el show que se hizo para recaudar fondos por el hambre en África en 1981, Live Aid. La realización está cuidada al detalle con los micrófonos cableados y tableros reproduciendo la tecnología de la época, las caracterizaciones como ya mencionamos son impecables.  La elección de este show en particular como corolario del recorte de la vida de la banda resulta agridulce, ya que expone la claudicación del rock y su decisión de dejar de ser una fuerza contestataria para pasar a ser una ONG benéfica. De cambiar el mundo a buscar paliar algunas desigualdades que se aceptan como inamovibles.


La película dedica gran parte de su metraje a reproducir conciertos de la banda (Live Aid con sus 25 minutos completos) decisión que agradó mucho al público pero que resulta extraña. Si quiero ver a Queen tocar, veo a Queen tocar, sobran filmaciones. Lo que uno esperaría de una biopic es una profundización de los aspectos no visibles, las relaciones interpersonales, los trasfondos de la producción artística, etc. y ahí es donde lamentablemente la película resulta más floja.